you can't stop the beat
Барокко родилось в конце XVI века в Италии как помпезный стиль Рима, с помощью которого католическая церковь утверждала своё величие. В середине семнадцатого века стиль получил новую опору – абсолютизм Людовика XIV: барокко пришло во Францию, а оттуда распростиралось по всей Европы. О возникновении термина барокко известный исследователь стилей В.Е Власов писал: «жаргонное словечко «бароко» использовалось португальскими моряками для обозначения бракованных жемчужин неправильной формы, а в середине XVI века оно появилось в разговорном итальянском языке как синоним всего грубого, неуклюжего, фальшивого».Несколько позже, уже во Франции слово baroquer получило новое значение «смягчать, растворять контур, делать форму более мягкой, живописной».Создатель же искусствоведческого термина «барокко» Г. Вельфин, характеризуя стиль, даёт несколько его ключевых характеристик: живописность, величественность, массивность, динамичность.

Свойственная стилю помпезность и представительность непременно сочетались с жизнерадостностью и внутренней силой, прослеживающимися во всех творениях эпохи барокко: в динамике силуэтов, игре светотени, насыщенности декора, сложности криволинейных очертаний. Все перечисленные качества прослеживаются и в изделиях декоративно-прикладного искусства, в частности – в ювелирных изделиях. Даже в мелкие украшения пришли законы, выработанные архитектурой барокко: симметричность, композиция, построенная на ритмике, выразительная профилировка форм, сочный рельефный орнамент.
читать дальше


@темы: Украшения, Барокко

Жизнь не настолько проста как кажется, она еще проще!
Барокко - время, когда ценилось все необычное и странное. Время, когда художники стремились вызвать в сердце зрителя трепет. Трепет восторга и ужаса одновременно. В данном случае восторг вызывает мастерство живописца, а ужас сам предмет изображенный им.

Наравне с диковинным, жители эры барокко ценили превращения и мистификации. Причудливый предмет сам по себе привлекает внимание, но если он к тому же является не тем, чем кажется на первый взгляд, то в то время был бы оценен особенно высоко. Так Медуза согласно одному из мифов некогда была прекрасной девушкой, которую то ли за красоту, то ли за гордыню капризные и мстительные олимпийские боги обратили в чудовище. Похоже, художник руководствовался именно этой легендой так, как даже искаженное смертью лицо Медузы несет печать былой красоты.

читать дальше

@темы: Живопись, Барокко

you can't stop the beat
В одном из залов мадридского музея Прадо находится картина, при надлежащая к числу самых известных и самых таинственных произведений мировой живописи. Большой холст помещен таким образом, что нижний край рамы почти касается пола. Картина изображает зал с живописными полотнами на стенах, и не требуется большого воображения, чтобы воспринять изображенное пространство как часть того пространства, в котором находится зритель. В этом почти реальном пространстве картины взгляд зрителя встречает ответные взгляды: герои изображения выстроились за рамой так, как будто и сами они - зрители. Возникает ситуация взаимного созерцания, изображение уподобляется зеркалу. Так и писал поэт (Франциско Кеведо), обращаясь к автору этой непостижимо реальной картины:
Любой мазок твой истине подобен,
Но ни один из них с другим не сходен,
Различное различно выражая .
Пусть краски плоскостны, ложась на доски,
Но формы все, воссозданные цветом,
Рельефны и телесны, а не плоски.
И мастерство рисунка, колорита
Из глаз исчезло, нами позабыто,
Когда с лицом знакомым - не с портретом -
Готовы обменяться мы приветом.
Где живопись? Все кажется реальным
В твоей картине, как в стекле зеркальном.

Картина к тому же обладает совершенной исторической достоверностью, точно воспроизводит сцену более чем трехвековой давности. Это знаменитые: «Менины» Диего Веласкеса (1656; Прадо, Мадрид). Рассмотрим всё по порядку.
читать дальше


@темы: Живопись, Искусство, Барокко

you can't stop the beat


Незадолго до смерти, вернувшись из Англии, Ватто написал свой «реквием» - «Вывеску Жерсена».

«По возвращению в Париж в 1721 году, когда я ещё только начинал своё дело, - повествует Жерсен, - Ватто пришёл ко мне и спросил, соглашусь ли я поселить его у себя и позволить ему, как он выразился, «размять руки» и написать вывеску, чтобы я мог повесить её над входом в арку. Мне не хотелось принимать это предложение, я предпочитал занять его чем-нибудь более основательным, но, заметив, что работа доставит ему удовольствие, я согласился. Всем известно, как удалась ему эта вещь; всё было исполнено с натуры, позы были так правдивы и непринуждённы, композиция столь естественна; группы так хорошо размещены, что привлекали взор всех прохожих, и даже самые опытные живописцы приходили по несколько раз, чтобы полюбоваться вывеской. Написана она была за неделю, да и художник работал только по утрам; хрупкое здоровье или, лучше сказать, слабость не позволяла ему работать дольше. Это единственное произведение, несколько польстившее его самолюбию, - он откровенно признался мне в этом».


читать дальше


@темы: Живопись, Рококо, Искусство

Unus non sufficit orbis (Одного мира мало)
Хочу задать вопрос уважаемому сообществу по поводу этого интересного господина.
Вижу в сети его портреты - вот эти:






- и сомневаюсь, что один из детских портретов, рыжеватый - его.
Не попадался ли он случайно в другой атрибуции?

(И еще вопрос - нужен ли тут перевод статейки про него из испанской части Вики? на других языках - куда как мало информации. Но я помню пожелание не помещать тамошних текстов))

@темы: Живопись, История

El bastardo brillante.
Родился Марен Марэ 31 марта 1656 года в Париже. Марэ начал обучение на гамбе, по-видимому, под руководством Отмана, но главным его педагогом был Сен-Коломб. Мастерству композиции Марен обучался у Люлли. Их также связывали и дружеские отношения. Свою оперную деятельность Марэ сочетал со службой при дворе в качестве солиста-гамбиста. Это место он занимал с 1685 по 1725 год, нося титул «Ordinaire de la Musique de la Chambre du Roy».



Современники Марэ и другого выдающегося гамбиста Форкрэ говорили, что первый играл, как ангел, а второй, — как дьявол, желая этим подчеркнуть мягкость и грацию исполнительского стиля Марэ. Ю. Леолан писал в 1740 году, что Марэ «пользовался особым уважением за оригинальность своего превосходного мастерства и за прекрасное исполнение».

Характерными для творческого почерка Марэ были танцевальность, импровизационность, обилие мелодических украшений. Мелодика музыканта часто обнаруживала близость к народно-песенным интонациям.

Пьесы Марэ по стилю родственны произведениям французских клавесинистов, развивавшихся, в свою очередь, под известным влиянием гамбовой культуры.

Исключительным успехом у современников пользовалось исполнение Марэ пьесы «Лабиринта». Музыкант изображал человека, блуждающего по лабиринту и, наконец, отыскивающего выход.

Надо заметить, что Марэ порой переходил границы художественной изобразительности, впадая в натурализм. Как пример можно привести исполнение пьесы, озаглавленной «Картина хирургической операции». Здесь Марэ звуками пытается изобразить «содрогание при виде аппарата», крики оперируемого и т. д.

«Характер украшений, широко используемых Марэ, обусловлен современной ему музыкальной эстетикой, — пишет Л. С. Гинзбург. — Он применяет их не для формального «украшательства», а для усиления мелодической выразительности произведения. Украшения как средства выразительности играли в творчестве гамбистов значительную роль из-за особенностей техники гамбы с ее ограниченными динамическими возможностями, с ладами на грифе, мешающими вибрации и т. д. ».

К. А. Кузнецов, характеризуя выразительную сущность украшений в творчестве клавесинистов и лютнистов, писал, что «и для тех и для других «украшения», будучи органической частью мелодии, были связаны с их стремлением к тонкому штриху, деликатному нюансу, к следованию за каждым движением человеческой души и сердца». Слова эти полностью могут быть отнесены и к французским гамбистам.

Подробное описание украшений у Марэ появилось еще до известных указаний Куперена. Так, приводя отрывок в «batteries», штриховой прием, позже прочно вошедший во французскую виолончельную технику, Марэ отмечает: «Обозначенные здесь точки показывают, что нужно заполнить пустоту между темой и басом так, чтобы не создавать диссонансов; почти всегда это — мажорная или минорная терпит иногда квинта или секста, смотря по обстоятельствам; если точки и отсутствуют в «batteries», все же не нужно забывать об этом правиле, которое является весьма существенным для гармонии».

Марэ блестяще владел многоголосной техникой. По-видимому, под влиянием лютневого искусства, он широко применяет игру аккордами. Характерна в этом отношении прелюдия Марэ из первого сборника (1686) — «Lent», где использованы и двухголосная игра и аккорды.

«Пьеса эта обладает несомненными музыкальными достоинствами, — пишет Л. С. Гинзбург. — Обращает на себя внимание импровизационность ее стиля. Б. Д. Струге справедливо подчеркивает ее «баховские» интонации. Но в то же время здесь (именно не в пьесе-миниатюре танцевального или звукоизобразительного характера, а в пьесе с несомненно глубоким художественно-психологическим содержанием) обнаруживается разрыв между творческим замыслом композитора и орудием его воплощения — гамбой. Пьеса, требующая мощных динамических нарастаний, экспрессивного звучания, эпизодического выделения мелодии на отдельной (и не только верхней) струне, естественно, не могла быть соответствующим образом исполнена на гамбе — инструменте, который переставал отвечать запросам развивающейся музыкальной культуры. Таким образом, уже в последних десятилетиях XVII века начинает сказываться несоответствие выразительных возможностей этого инструмента новым художественным запросам, приводящее в XVIII веке к кризису гамбового искусства».

Лучшие гамбовые сочинения Марэ были изданы в Париже в пяти книгах, между 1686 и 1725 годами. Сборники эти имеют известную педагогическую направленность. Они представили обильный и разнообразный материал для изучающих игру на гамбе.

Как педагог Марэ проявил себя в роли учителя четырех из своих 19 детей. Особенно выделился среди них Рапан Марэ, родившийся в 1678 году и с 1725 года служивший при дворе в качестве солиста на гамбе. Слышавший его в Париже Кванц отмечал точность и изящество его исполнения. Умер Марен Марэ 15 августа 1728 году в Манте близ Парижа.
(с) из книги "100 великих музыкантов"

В фильме Алена Карно "Все утра мира" (Tous les matins du monde), снятом по книге Паскаля Киньяра роль Марена Марэ была блестяще исполнена Жераром Депардье.

Feste Champetre, IV.61.


+3


@темы: Биография, Барокко, Музыка

"Дорога для жизни, жизнь для дороги"
Карнавал В Средневековье
Суровые условия жизни, тяжкий труд, сочетались с праздниками – народными, которые восходили к языческому прошлому, и церковными, отчасти опиравшимися на ту же языческую традицию, но преобразованную и приспособленную к требованиям церкви. Такими были шествия по улицам города (средневековая процессия) – в них мог идти каждый, и каждый мог его наблюдать, просматривать в деталях. Шествие захватывало яркой театральностью и силой религиозного мистицизма, развернутых в пространстве и во времени религиозных сцен и церковных атрибутов. Шествие протекало перед зрителями, разворачивая бесконечное разнообразие не только реального, но и идеального мира.
Веселье и праздник были неискоренимы. Рыцарские турниры, сколь косо не смотрело на них духовенство, оставались излюбленным развлечением. К концу средневековья в рамках городской и церковной культуры складывается карнавал – праздник, связанный с проводами зимы и встречей весны, на время карнавала переворачивается общественная система ценностей. Карнавальная культура – это осмеяние любых священных реликвий, мир в котором нет идеала и абсолюта, но тем самым это косвенное подтверждение абсолютных ценностей (Бог потерпит в себе совершенство). Вместо того, чтобы безуспешно осуждать или запрещать карнавал духовные лица предпочитали принимать в нем участие. На эти дни отменялись все запреты на веселье и высмеивались даже религиозные обряды. И все же карнавал укреплял роль основных ценностей. На время карнавала брали другое лицо, другие имена, другие костюмы, смешные одежды, выворачивают одежды наизнанку. Карнавал в средневековье занимал две трети года. При этом участники карнавального шутовства понимали, что такая вседозволенность допустима исключительно в дни карнавала, по окончании которого безудержное веселье и все сопутствующие ему бесчинства прекратятся и жизнь возвратится в свое привычное русло.

@темы: Быт, Нравы, Культура, Вера и суеверия

Его Высочество
Мишель Нострадамус (де Нотр-Дам) родился 14(24) декабря 1503 года в 11 часов 15 минут в небольшом городке Сен-Реми на юге Франции. И по отцу Жаку (преуспевающему нотариусу и врачу с многочисленной французской клиентурой), и по матери Рени он - еврей, но его родители в 1501 году не по своей воле перешли в христианство, иначе им грозило изгнание из католической Франции и отлучение от профессии. Оба деда Нострадамуса - Пьер Нострадам (потомок древнего итальянского рода Нострадонна) и Жан де Сент-Реми - были влиятельными, занимавшими высокое положение в обществе врачами, лечившими герцогов и королей. Интересно, что латинизированная фамилия Нотр-Дам (Нострадамус) включает зашифрованное имя Адам и Астра (звезда), то есть Нострадамус - "Звёздный Адам".



читать дальше

@темы: Биография, Медицина, Ренессанс

El bastardo brillante.
Отрывок из биографического очерка Марии Ватсон.

Наиболее выдающимся, главенствующим событием молодости Данте стала любовь его к Беатриче. Впервые увидел он ее, когда оба они еще были детьми: ему было девять, ей - восемь лет. "Юный ангел", как выражается поэт, предстал перед его глазами в наряде, приличествующем ее детскому возрасту: Беатриче была в одеждах "благородного" красного цвета, на ней был пояс, и она, по словам Данте, стала сразу "владычицей его духа". "Она показалась мне,- говорил поэт,- скорее дочерью Бога, нежели простого смертного". "С той самой минуты, как я ее увидел, любовь овладела моим сердцем до такой степени, что я не имел силы противиться ей и, дрожа от волнения, услышал тайный голос: "Вот божество, которое сильнее тебя и будет владеть тобою".


Аллегорический портрет Данте кисти Бронзино


Десять лет спустя Беатриче является ему снова, на этот раз вся в белом. Она идет по улице в сопровождении двух других женщин, поднимает на него взор и, благодаря "неизреченной своей милости", кланяется ему так скромно-прелестно, что ему кажется, что он узрел "высшую степень блаженства".

читать дальше

@темы: Биография, Поэзия, Ренессанс, Возлюбленные и фавориты

Прекрасное — божественно; возвышенное — человечно. (Теодор Симон Жуффруа)

Исполняет Кембриджская Королевская хоровая капелла.


Грегорио АЛЛЕГРИ (1580-1652) - знаменитый итальянский композитор, происходил из одного рода с Корреджо; род. около 1580 г. в Риме и получил образование в тамошнем музыкальном училище Нанини. В качестве бенефицианта он был помещен при соборе в Фермо; здесь сделал себе имя своими композициями и был вследствие этого в 1629 году папой Урбаном VII в Риме назначен альтистом папской капеллы. На этом месте он пробыл до своей смерти (18 февраля 1652 года).

Ни одна из его отчасти очень искусных композиций не достигла такой известности, как весьма просто скомпонованное для девятиголосого двойного хора "Мизерере". Это предназначенное для Страстной недели сочинение было от времени до времени исполняемо в папской капелле. Аллегри был двенадцатым сряду его компонистом, и его музыка получила, так сказать, каноническое значение для практики капеллы. Композиция осталась ненапечатанной и не могла быть копирована без позволения Папы. Но молодой Моцарт достал себе экземпляр, записав ее после двукратного прослушивания. Еще прежде того Папа послал копию императору Леопольду I-му. "Мизерере" напечатано в первый раз Бернеем в 1771 г.

Скачать "Miserere"
в исполнении камерного хора "Tallis Sсholars"
(mp3, 320kbit, rar):
1 часть (100 Мб)
2 часть (29 Mb)

Дополнительные материалы:
О композиторе и "Miserere" на английском (wikipedia.org)
Сайт Кембриджской Королевской хоровой капеллы (на англ.)

@темы: Ренессанс, Музыка

Его Высочество
Ян Сандерс ван Хемессен (ок. 1500 Хемиксен ок. 1565 Харлем) нидерландский художник, учился в Антверпене у Хендрика ван Клеве в 1519; в 1524 стал мастером. Вероятно около 1551 он переехал в Харлем; возможно также что около 1530 он был в Италии. Некоторые исследователи отождествляют его с Монограммистом из Брауншвейга. Подписные работы Хемессена датируются 1531-1557. Наряду с Артсеном Бекеларом и ван Роймерсвале он принадлежит к группе антверпенских художников которые в своем творчестве вдохновлялись образами повседневности.


Веселая компания (Сцена в публичном доме)


Художник-реалист он актуализирует свои сюжеты секуляризируя религиозные сцены. Его творчество носило монументальный характер с явно выраженным объемом смелыми ракурсами беспорядочными движениями гротескными деталями интенсивными и контрастными цветами порой дисгармоничными. Благодаря его манере и пластичности его языка Хемессена часто считают одним из предшественников Питера Брейгеля.


Хирург


Волынщик и его жена


Самая ранняя известная нам его картина "Св. Иероним" (Лиссабон Нац. музей старинного искусства) исполнена в 1531; уже здесь проявляется интерес к ракурсам и своеобразие стиля драматичного и монументального. Эти черты в меньшей степени характерны для картины Поклонение волхвов (1534 Великобритания Кор. собрание) напоминающей работы его антверпенских современников.


Святой Иероним


Индивидуальность мастера гораздо больше заметна в композиции "Блудный сын" (1536 Брюссель Кор. музей изящных искусств) в которой евангельская притча сведена к народной полуанекдотичной сцене блудный сын изображается в борделе в кругу девиц и испорченных юнцов. Художник изображает персонажей на первом плане картины по пояс очень крупно. В композиции он отказывается от классического порядка беспорядочность для него есть отражение реальности: живость повествования подлинность деталей материальность предметов и персонажей.


Блудный сын


Иисус призывает Матфея


Тщательность исполнения противоречит здесь монументальной концепции целого. Те же черты присущи и картине "Призвание апостола Матфея" (1536 Мюнхен Старая пинакотека) в которой Хемессен изображает комнату сборщика налогов. Вместе с тем новые элементы не использованы в таких композициях художника как "Сусанна и старцы" (1540 продана в Париже в 1925) Св. Семейство (1541 Мюнхен Старая пинакотека) Св. Иероним (1541 Прага Нац. гал) Сусанна и старцы (Барселона частное собрание) Кающийся св. Иероним (Санкт-Петербург Гос. Эрмитаж).

Однако коренные изменения происходят в работах датированных 1544 в особенности Ессе homo (Дюссельдорф Художественный музей) и "Богоматерь с младенцем" (Стокгольм Нац. музей) где художник впервые организует пространство не только расположением персонажей но и разработкой пейзажного плана.


Мадонна с младенцем


Женщина, взвешивающая золото


В картине "Исаак благословляющий Иакова" (1551 Швеция Эстерби) Хемессен по примеру итальянских маньеристов увеличивает размеры фигур которые благодаря ракурсам и световым эффектам словно выходят за рамки холста. Подобные ракурсы можно видеть и в работе "Исцеление Товита" (1555 Париж Лувр).


Снятие с креста


Хаотичная композиция и тяжеловесность большой картины "Изгнание торгующих из храма" (1555 Нанси Музей изящных искусств) казалось бы возвещают творческий упадок художника. Сюжетом его последней картины вновь стал св. Иероним (1557 Лондон частное собрание). Помимо этих подписных и датированных работ Хемессену приписывается ряд произведений среди которых Веселая компания (Карлсруэ Кунстхалле) близкая картине "Блудный сын" (Брюссель Кор. музей изящных искусств) как по морализаторскому изображению трех возрастов жизни человека так и по своему стилю и тщательному исполнению.
(с) art.khakasia.ru

Галерея работ

@темы: Биография, Ренессанс, Живопись

El bastardo brillante.
Об одном из самых эксцентричных художников Ренессанса подборка материалов далее.



Краткая справка из Википедии

Филиппо Липпи (по отцу — Филиппо ди Томазо) родился во Флоренции, предположительно 8 октября 1406 г., в семье бедного мясника. В раннем детстве потерял родителей и остался на попечении тетки, от которой несколько времени спустя был взят на воспитание, из милости, братией монастыря дель-Кармине, где 15 лет от роду принял обет монашества («фра» — сокращение от итал. frate, то есть брат). Как художник развился под влиянием Мазолино и Мазаччо; на его художественное образование также повлиял Фра Анджелико Фьезольский.

Бросив в 1431 г. монастырскую жизнь, Липпи продолжал, однако, носить иноческую одежду. Старинные биографы рассказывают, будто он был захвачен в Анконе берберийскими пиратами, увезен ими в Африку и провёл там несколько лет в рабстве; но это предание не подтверждается документами.

Напротив того, не подлежит сомнению другой эпизод в жизни Липпи — похищение им в 1456 г. из женского монастыря в Прато молодой монахини Лукреции Бути и женитьба на ней, вследствие которой ему пришлось испытать много неприятностей и тревог, пока папа, по ходатайству флорентийского герцога Козимо Медичи, не освободил супругов от монашеского обета и не признал их брака законным. Однако и после того, несмотря на свою громкую известность, Л. не знал покоя и по причине своей беспорядочной жизни и расточительности был преследуем кредиторами.



Работал преимущественно во Флоренции, некоторое время в Падуе (1434), в Прато (1453-65) и наконец в Сполето, где и умер 9 октября 1469 г.

Искусство Липпи в суждениях критики

«Редкостные таланты подобны небожителям, а не вьючным ослам». Это утверждение, имевшее в виду талант Филиппо Липпи, в XVI веке Джорджо Вазари приписывал Козимо деи Медичи Старшему (1389 -1464), меценату и преданному почитателю Фра Филиппо, заказчику многих его произведений. Здесь в нескольких словах отчетливо сформулирован неоплатоновский подход к проблеме - признание того, что натура художника и наивысший смысл его творчества являются своего рода зеркалом небесной жизни, столь же бесценным, как божественный дар.

Для Козимо, таким образом, не имело значения, что Фра Филиппо был человеком эксцентричным, чье поведение не отвечало принятым нормам и являлось оскорбительным по отношению к монашескому одеянию, которое тот носил с юных лет. По-видимому, самому Козимо, первому великому покровителю искусств из династии Медичи, принадлежат слова: «Каждый художник пишет самого себя» (так их передал в своем Дневнике Аньоло Полициано). В этом смысле Козимо мог принимать художника таким, каков он есть, хотя, как свидетельствуют документы, Филиппо имел характер скрытный и трудный, импульсивный и страстный, не был склонен соблюдать правила и держать свое слово.

Известно, что Филиппо часто ссорился с заказчиками (как светскими, так и духовными), а также с сотрудниками своей мастерской. Причиной тому были денежные вопросы, обвинения со стороны заказчиков в том, что произведения не написаны им собственноручно, задержки в их исполнении. Из-за этого художнику неоднократно угрожали отлучением от церкви и даже привлекали к суду. Один из наиболее известных процессов состоялся в 1450 году в церковном трибунале флорентийского епископа Антонино Пьероцци: Липпи не заплатил долг в 40 флоринов живописцу Джованни ди Франческо и изготовил фальшивую расписку в том, что деньги заимодавцем получены. Филиппо, признавший свою вину после пыток, назван был тем «scelera perpetravit» (кто совершил много позорных и беззаконных поступков). Затем, в 1451 году, Антонио дель Бранка из Перуджи, обещавший Филиппо 70 флоринов за заказанную картину, отказался оплачивать счет, обвинив художника в том, что он не выполнил ее «своей рукой». Впрочем, кажется, это обвинение с Филиппо было снято.



Концепция, выраженная Козимо Старшим, в полной мере созвучна гуманистической атмосфере начала флорентийского кватроченто (при этом совершенно очевидно, что она вдохновлена Пиром Платона, фрагменты которого были переведены Леонардо Бруни). Определение, данное гению художника-монаха (столь непохожего по своему поведению и по стилю своей живописи на другого художника-монаха, Фра Андже-лико, бывшего на несколько лет его старше и прозванного современниками «благочестивым»), является одним из самых ранних по времени комментариев, относящихся к творчеству а также к жизни и личности Филиппо Липпи. «Исключительность таланта» могла, следовательно, оправдать при помощи этических теорий наиболее скандально известную сторону жизни флорентийского художника (или легенду о ней): чересчур романизированную историю его любви к Лукреции Бути, молодой монахине, дочери флорентийца Франческо Бути, «мелкого торговца шелком». Столетие спустя этот эпизод привел в смущение Джорджо Вазари (описывавшего жизнь Липпи уже в эпоху контрреформации), что побудило автора рассказать о нем в забавно повествовательном тоне с нравоучительным оттенком. В первом издании своих Жизнеописаний (1550) историограф коснулся моральных проблем, связанных с щекотливой историей двух любовников, в развернутом вступлении к биографии Липпи. В этом отрывке обращают на себя внимание мотивы, приведенные Вазари в оправдание художника, видимо, вдохновленные приведенным выше замечанием Козимо: «Если человек действительно талантливый грешит каким-нибудь пороком, даже постыдным и безобразным, его талант настолько это покрывает <...>; а помимо прочих чудесных своих свойств талант превращает алчность сильных мира сего в щедрость, укрощает ненависть в человеческом сердце, зарывает в землю всякую зависть и из мирской юдоли возносит до небес тех, кого слава из смертных превратила в бессмертных, как это в наших краях и показал Филиппо ди Томмазо Липпи, кармелит».

Итак, «порок» Липпи, по словам Вазари, заключался в «приверженности Венере», «плотской любви»: «Был же он... настолько привержен Венере, что, увидя женщин, которые ему понравились, он готов был отдать последнее ради возможности ими обладать, и если он не добивался этой возможности никакими средствами, то изображал этих женщин на своих картинах, рассудком охлаждая пыл своей любви. И это вожделение настолько сбивало его с толку, что, находясь в таком состоянии, он мало или вовсе не уделял внимания тем работам, за которые брался».



Недозволенная любовь Филиппо к красавице Лукреции Бути (впервые она позировала ему в 1456 году для картины с изображением Мадонны, предназначенной для монастыря Санта Маргерита в Прато) могла быть таким образом вызвана его неудержимым влечением к женщинам. К тому же Лукреция (родившаяся около 1433 года) также была монахиней. Следовательно, любовные отношения между ними были невозможны и противоречили всем существовавшим нормам морали. Тогда Филиппо «похитил» молодую монахиню - вместе с ее сестрой Спинеттой - из монастыря в Прато, где она находилась по крайней мере с 1454 года. По-видимому, обе сестры-монахини стали жить, что было скандально вызывающим, в доме рядом с воротами Сан Джованни, купленном художником в 1455 году у цеха Сакро Чинголо в Прато. Лукреция родила Липпи двух детей: сына Филиппино (родился около 1457 года), впоследствии тоже ставшего живописцем, и дочь Александру, появившуюся на свет, по всей вероятности, в 1465 году. Должно быть, в 1459 году сестры вернулись в монастырь, подтвердив свой обет. Тем не менее уже в 1461 году анонимный донос (так называемый tamburazione) в Ufficiali di Notte e Monasteri* во Флоренции обви-нил Фра Филиппо в безнравственности: надо полагать, что Лукреция и Спинетта вновь поселились в доме, принадлежавшем художнику.

Многое остается неясным в истории этой «запретной» любви. Например, в настоящее время невозможно установить, действительно ли папа Пий II по ходатайству Козимо Медичи освободил Липпи от данного обета, чтобы тот узаконил свое сожительство с Лукрецией (как о том говорят документы, относящиеся к 1461 году). Эти сведения не совпадают с информацией, которую мы находим в различных последую-щих документах, где Филиппо назван монахом. Если в самом деле художник получил от папы прощение и разрешение на законный во всех отношениях брак с Лукрецией, то как же в таком случае объяснить, что Филиппо упрямо продолжал изображать себя, в том числе и в своих поздних произведениях, в одеждах монаха-кармелита.



Остается фактом, что Козимо, а также другие заказчики Липпи, зачастую обходили молчанием любовную связь художника, зато они неоднократно жаловались на задержки в исполнении картин. Так, Франческо Контасанти в письме от 20 июля 1457 года, отправ-ленном из Флоренции Джованни ди Козимо, находившемуся тогда в резиденции Медичи в Кафаджоло, рассказывает, что он каждый день просит Филиппо завершить картину, которую Медичи намеревались подарить неаполитанскому королю Альфонсу V -умный ход политической дишюматии в деликатных отношениях Медичи с неаполитанским королевством. «В субботу я оставался у него до вечера, чтобы заставить его работать.., - пишет Контасанти, - потом, когда я уходил от него, случилась эта история...» (все предметы из мастерской художника были конфискованы, чтобы покрыть долги за наем помещения). И добавляет: «Видите, какой опасности подвергает себя этот человек!». Иногда покровители Филиппо иронизировали над его чудачествами. Джованни ди Козимо в ответе Бартоломмео Серральи (агенту Медичи при неаполитанском дворе, куда, наконец, прибыла картина Липпи) не без лукавства пишет: «...от души посмеялись над заблуждением Фра Филиппо».

* Учреждение, ведавшее вопросами религиозно-нравственной дисциплины.

При этом, однако, никакого нравоучительного комментария по поводу его связи с Лукрецией и, еще менее того, - какого-либо неблагоприятного суждения о его живописи. И не случайно Липпи часто изображал объект своей страсти в облике Мадонны, а не как беспутную женщину, лишенную религиозного чувства.



Действительно, критики находят в богатом художественном наследии «скандального» монаха глубокую духовность (подчас отражающую и внутренний мир мастера), которая благодаря оригинальности фантазии, экспрессии и психологической выразительности преображает сакральную атмосферу, наполняя ее человечностью и поэзией. То, что в искусстве Липпи было названо «обновленной верой в земное существование», «приветливостью манеры» (Умберто Баль-дини, 1965), не кажется некой антитезой героическому гуманизму, представленному творчеством Мазаччо, безусловного лидера флорентийской живописи первых трех десятилетий XV века. Ведь именно революционное искусство автора фресок в капелле Бранкаччи в церкви Санта Мария дель Кармине было для молодого Липпи главным источником вдохновения. Однако это вовсе не исключало попыток детально передать как интимность домашней обстановки, так и все, что окружало человека, реалистических по тщательной манере изображения, но и имеющих символический смысл, что было свойственно произведениям нидерландских художников.

Некоторые критики стремятся сблизить необычную жизнь Липпи и формальные черты его искусства, найти в последних ее объяснение. В итоге была поставлена в связь «его нравственная свобода со свободой стилистической» (Нелло Форти Граццини, 1986). Харт (1970) даже утверждал, что «безответственность жизни Филиппо» соответствует «недисциплинированности его стиля». Эти, не лишенные основания, гипотезы, возможно, содержат зерно истины и не случайно совпадают по смыслу с неоплатоновским по характеру высказыванием Козимо - «Каждый художник пишет самого себя». Но если верно, что перипетии личной судьбы человека могут (и в какой-то мере должны) повлиять на его творчество, следует все же отметить -и это показали недавние исследования Миклоша Босковича, Иве Борсук, Элиота В. Роулендса, Джеффри Руда, - что художественный мир Липпи не может быть полностью понят без учета всех обстоятельств, связанных с исполнением заказанных ему произведений, и разнообразия самих этих заказчиков.
(с) EMC history faculty of the SyktSU. 2006

Рассказ Елены Коровиной о Проклятии художника

По средам в капелле Бранкаччи флорентийской церкви Санта Мария дель Кармине не проходили службы. Зато с утра собирались молодые художники со всей Италии - копировать великие фрески, созданные рукой Томмазо Мазаччо. Вот и сегодня в капелле тишина - все сосредоточенно рисовали. Вдруг скрипнула дверь. На пороге возник 23-летний Филиппо Липпи. «Берегитесь! - крикнул кто-то. - В этого одержимого вселилась душа покойного Мазаччо!» И художники в ужасе кинулись врассыпную.

Одержимый

Филиппо в недоумении огляделся: вокруг перевернутые мольберты, рассыпавшиеся краски… Еще вчера пресвитер капеллы торжественно объявил, что рисунки Филиппо Липпи - лучшие. Что же случилось сегодня? Филиппо выскочил из церкви, успев схватить за рукав толстяка Нардо. Тот попытался вывернуться, но хватка Филиппо была железной. Толстяк взвизгнул: «Пусти, оборотень!» В ярости Филиппо тряхнул его, и Нардо залепетал: «Сам знаешь про пророчество Мазаччо!» Филиппо ослабил хватку: «Ничего я не знаю!» Придя в себя, толстяк ухмыльнулся: «Я и забыл, что ты - монастырское отродье. Где уж тебе знать флорентийские сплетни! Так вот, год назад, в 1528-м, Мазаччо в Риме отравили завистники. Но когда он умирал, то пригрозил убийцам, что его искусство воскреснет в живописи другого художника, даже если ему самому придется переселиться в другое тело. И теперь все говорят: дух Томмазо Мазаччо вселился в тебя - ведь ты рисуешь, как одержимый!»

Липпи понуро брел по улице. Он, действительно, трудился как одержимый, копируя фрески мастера. Но как можно устоять при виде таких гениальных работ? Ведь впервые за всю историю живописи люди, деревья, цветы выглядели на этих фресках как живые. Мазаччо даже рискнул показать обнаженных Адама и Еву! Не за это ли богохульство его отравили? А ведь художнику не исполнилось и 27 лет…

И вот теперь богохульные речи пойдут про него, Филиппо Липпи. Да если их услышат в монастыре кармелитов, Филиппо тут же запретят рисовать! Ведь Липпи принадлежит монастырю - там он с шести лет воспитывался, в двадцать стал монахом. Отец его, неудачливый торговец, умер, едва сыну исполнилось два года. Мать же вообще скончалась при родах. Так что монахи его воспитывали и учили. Только вот плохо он воспринимал ученье. Хоть и сажали мальчишку за книги, да он только страницы разрисовывал всякими уродцами. Уж и колотили Филиппо, и без обеда оставляли, а он все свое - как уголек в руки получит, начинает рисовать - ну, точно, одержимый! Однажды разрисовал весь мощеный двор монастыря огромной сценой, как Римский папа вручает отцу-настоятелю устав монастыря. За неимением красок малевал землей. Закончил и ужаснулся: прибьет его настоятель! Но тот два часа по двору ходил - рисунок рассматривал. А потом повелел купить молодому послушнику кисти с красками. Так, самоучкой, Филиппо и начал осваивать азы живописи.

И все шло прекрасно до этих дурацких разговоров! Ну как душа одного художника может переселиться в тело другого?! Конечно, Филиппо лучше и быстрее всех копирует живопись Мазаччо. Ему даже подарили кисти покойного живописца. Но ведь собственные картины Липпи рисует по-своему. Хотя… Филиппо вспомнил только что написанную «Троицу». Она и вправду вышла похожей на фреску Мазаччо в церкви Санта Мария Новелла. Да и изображая Богоматерь, Липпи почему-то положил много киновари, как любил Мазаччо. Неужели и вправду его кистью водила рука покойного? Может, он и впрямь одержимый?

Плен и рабство

«Конечно, святая церковь не верит богохульным наветам, но тебе лучше уехать из Флоренции!» - проговорил отец-настоятель и отправил Липпи в Неаполь. Южный город встретил молодого художника непереносимой жарой. Как-то вечером, измученный солнцем, Филиппо отправился с друзьями прокатиться на лодке вдоль берега. Светили звезды, дул легкий бриз. Товарищи и не заметили, как их унесло в море. И… Там их и взяли в плен контрабандисты, а потом продали в рабство берберам. Вот когда начались настоящие мученья! Все тело Филиппо горело от побоев. Кишки сводили голодные спазмы. Да он съел бы сушеных скорпионов, если б только попались!.. По ночам в лихорадочных снах перед Филиппо возникали дневные картины - пытки, издевательства. Но однажды приснился странный сон - Мазаччо протянул ему уголек и сказал: «Ты должен использовать наш Дар!»

Украденная мадонна

Филиппо в сердцах пнул мольберт. Неужели он вырвался из берберского плена, чтобы всю жизнь корпеть в плену монастыря?! Конечно, кармелиты не требуют, чтобы он вернулся в родные стены, разрешают разъезжать по всей Италии в поисках заказов. Но ведь монахам это выгодно: к середине XVI века фра Филиппо Липпи стал самым высокооплачиваемым художником, и десятина его заработков по-прежнему идет в монастырь. Липпи работал в Падуе, Прато, Пистойе, Перудже, и везде о его работах говорили, что они созданы так изящно и прекрасно, что лучше и не сделаешь. Фра Филиппо даже получил покровительство всесильного семейства Медичи. Да что Медичи - сам папа Римский благоволил ему!

Но сколько раз Липпи просил снять с него сан - и все без толку! А какой из него монах?! Он же обожает веселые компании, ни одной юбки не пропускает. О работе готов забыть, если предстоит свидание. Однажды пообещал правителю Флоренции Козимо Медичи написать картину, да, как на грех, подвернулась прелестная подружка. Чтобы заставить Филиппо работать, Козимо запер его наверху своего загородного дома. Так сластолюбец разодрал простыни на веревки и по ним спустился вниз. Бедный Козимо потом неделю искал своего живописца по притонам Флоренции.

Но теперь с этим покончено! Год назад, в 1550-м, греховодник остепенился. Липпи тогда писал фрески в женском монастыре Св. Маргариты в Прато. Монастырь был крошечный - низкие своды, глухие темные коридоры. Измученный художник раздумывал, как бы положить на фрески побольше солнечных бликов, изобразить что-то светлое, струящееся, как золотистые женские волосы. Оторвался от рисунка, обернулся и замер… Она стояла рядом, переминаясь с ноги на ногу, и платок медленно сползал с ее волос, открывая золотой водопад. И во взгляде ее было столько тепла и света, сколь могло быть только в чистейшем взоре Мадонны. Потом Филиипо узнал, что она - Лукреция Бути, дочь флорентийского купца, чьи дела расстроились - вот он и отослал дочь в монастырь. Еще Филиппо узнал, что девушка - пока не Христова невеста. И сразу решил, что она ею не будет, чего бы это ему не стоило.

Свет земной и небесный! Он украл ее из монастыря. И теперь все Мадонны, которых он рисовал, были похожи на Лукрецию - Мадонну его жизни. Но художнику было уже пятьдесят, а ей - всего восемнадцать! Он должен был обеспечить ее и, главное, жениться! А для этого следовало снять с себя ненавистный монашеский сан. И снова Липпи приснился тот странный сон, где Мазаччо шепчет: «Ты должен использовать наш Дар!» Наутро Филиппо отыскал заветные кисти, что когда-то принадлежали великому Томмазо, и встал к холсту. Лукреция позировала ему целыми днями. И вот в монастырь полетело покаянное письмо, а к высокому покровителю Козимо Медичи отправились картины, где Мадонна с чистым обликом Лукреции благословляла мир. И случилось неслыханное! По ходатайству Медичи папа Пий II в 1461 году снял с Филиппо монашеский обет, и он обвенчался, наконец, со своей Украденной Мадонной. К тому времени их первенцу Филиппино (Лукреция назвала его маленьким Филиппо в честь любимого мужа) было четыре года. И отец в восторге рисовал его рядом с матерью то в виде Святого младенца, то в виде ангела. А в 1465 году родилась дочь Александра. И теперь счастливый отец рисовал целое семейство - Мадонну с двумя ангелочками.

Проклятье легенды

Молодой Сандро Боттичелли, уже известный при дворе Медичи, распахнул дверь своего дома и замер. На пороге стоял двенадцатилетний сын его старого учителя Липпи - Филиппино. Сандро знал, что полгода назад учитель умер при странных обстоятельствах в городке Сполето, куда поехал расписывать тамошний монастырь. Говорили, что старый греховодник приударил там за очередной юбкой, и родственники опоили его отравленным вином. Но среди художников пошли слухи - Филиппо Липпи отравили завистники, как некогда великого Мазаччо. «Раз дух Мазаччо переселился в Филиппо, то и конец его должен был стать таким же!» - говорили живописцы.

И вот теперь маленький Филиппино стоит у дверей Боттичелли. «Матери тоже больше нет!» - бормочет он, утирая слезы. Боттичелли вздыхает и думает: «Видать, неугомонный Филиппо, как встарь, украл свою Мадонну - теперь уже на небеса. А мне остается позаботиться о его сыне, пусть продолжит династию».

Сандро Боттичелли, величайший художник Раннего Возрождения, сдержал слово - Филиппино Липпи стал известнейшим живописцем времен Высокого Возрождения. Как и отец, славился Филиппино бурными любовными похождениями, а еще обожал разные розыгрыши. Нарисовал однажды занавеску и поставил рисунок в нишу. А заказчику сказал: твоя картина за этой занавеской! И с хохотом смотрел, как заказчик пытался ее отодвинуть. Да что люди! Филиппино рисовал столь правдиво, что обманул даже пчел: поставил на окно нарисованный букет -сборщицы меда и слетелись.

Словом, слыл Филиппино виртуозом кисти. И никто не удивился, когда именно ему поручили дописать фрески капеллы Бранкаччи, так и оставшиеся незавершенными со дня смерти Мазаччо. Филиппино принес бережно завернутые в тряпочку старые кисти, взял одну и с опаской окунул в краску. И случилось неожиданное - кисть будто сама заскользила по стене! Восхищенно вздохнув, он отдался вдохновению. И все, кто видел его работу, признали ее достойной кисти самого Мазаччо. Но никому и в голову не пришло, что это, действительно, была его кисть…

А через некоторое время 48-летний Филиппино вдруг захворал. И три дня спустя умер с кровавой пеной на губах. Лекари объявили - от лихорадки. Но художники Флоренции еще долго шептались, что беднягу Филиппино, как некогда Мазаччо и старика Липпи, отравили завистники. «А что поделаешь? - вздыхали живописцы. - Уж если дух Мазаччо вселился в Филиппино, как некогда в его отца, иного конца и ждать нечего. Уж больно мятежный дух у нашего Мазаччо - требует великого мастерства. А на мастерство - всегда куча завистников. Вот вам и проклятье в действии!»

Фра Филиппо Липпи, жизнеописание Дж. Вазари
Галерея работ

@темы: Биография, Ренессанс, Живопись, Любопытные факты

Его Высочество
К сожалению, вся информация, которую удалось найти об этом французском художнике - это годы его жизни (1652 - 1708). Две совершенно замечательных, атмосферных картины.

Карнавальное шествие


посмотреть в большом разрешении

Карнавальный бал


посмотреть в большом разрешении

@темы: Живопись, Барокко

El bastardo brillante.
Художественные критики, писавшие об искусстве середины XVI века, единодушно признают в лице Джорджоне первого подлинного творца венецианского Ренессанса. Восхитительное творчество Джорджоне приходится на очень краткий период времени, так как он умер в возрасте 32 лет. Но слава художника была столь велика, что у него появились бесчисленные подражатели. Его манеру стали тут же копировать, что затрудняет в настоящее время возможность отличить собственноручные произведения Джорджоне от работ его последователей.

Джордже да Кастельфранко, прозванный Джорджоне, родился в небольшом городке Кастельфранко, расположенном неподалеку от Венеции. Произошло это счастливое для итальянского искусства событие в 1477 (или, возможно, 1478) году. Точной даты исследователям определить не удалось и, по всей видимости, уже никогда не удастся. Абсолютно ничего неизвестно и о родителях Джорджоне. В XIX веке совершались попытки наделить художника хоть какой-нибудь родословной — некоторые биографы писали о том, что, якобы, Джорджоне был «незаконным отпрыском знатной семьи». Именно в это время к живописцу «приклеилась» дворянская фамилия Барбарелли. Подтвердить, однако, его благородное происхождение не получилось. Джордже Барбарелли оказался просто Джорджо. Без родословной и знатных предков. Даже место его рождения — Кастельфранко Венето — установлено лишь предположительно. Именно там, с большой вероятностью, прошли детские годы художника, но о том, как и где он появился на свет, история умалчивает.


Джорджоне, автопортрет


Ничего не зная о родителях Джорджоне, мы не можем сказать ничего и о его детстве. И уже немало лет историки искусства пытаются понять, кто же, все-таки, был первым учителем одного из самых талантливых и загадочных художников Высокого Возрождения. В мастерской Джованни Беллини он появился только в 1506 году, уже вполне сложившимся живописцем, автором таких шедевров, как, например, «Мадонна да Кастельфранко» (этот алтарный образ для церкви Сан-Либерале в Кастельфранко Джорджоне написал по заказу кондотьера Туцио Костанцо). С 1506 года начинается венецианский период в творчестве нашего героя.


Мадонна да Кастельфранко


Венеция в начале XVI столетия переживала пору своего наивысшего расцвета. Искусствоведы обыкновенно отдают пальму «культурного первенства» Флоренции, но Венеция почти не уступала ей в интересе к искусству и науке античности, а также в стремлении наслаждаться земной жизнью. «Венецианцы, — писал немец Феликс Фабер, посетивший город в 1484 году (нашему герою в это время — от силы семь лет), — слишком стремятся пользоваться наслаждениями, они всю землю хотят превратить в сад веселья».

Постараемся смягчить осуждающий тон этого высказывания и заметим, что в венецианском «саду веселья» пышно расцветали науки и искусства, а главное наслаждение венецианцев составляли музыка, живопись и науки. Одних только типографий в городе на лагунах к 1500 году имелось более пятидесяти. Подобная востребованность «книжной продукции» лучше, чем что-либо другое, свидетельствует в пользу жителей Венеции. Помимо античной литературы (Овидия, Аристофана, Вергилия, Горация, Плиния Старшего и так далее) издавались здесь и произведения итальянских авторов. Так, в конце XV века издатель Альдус Мануциус выпустил первую иллюстрированную книгу на итальянском языке — «Сон Полифила» Франческо Колонны. В 1502 году в его же типографии были отпечатаны произведения Данте и Петрарки. Все эти книги мог читать (и, вероятно, многие из них читал) Джорджоне, ибо в его произведениях наиболее полно воплотился дух современной ему Венеции — читающей, музицирующей, мыслящей.


Портрет благородного синьора с пажем


Учеником (а, вернее, подмастерьем) Джованни Беллини Джорджоне был недолго. Судя по всему, Беллини высоко оценил дарование героя нашего выпуска, ибо в поздних работах мастера появляются отчетливые «джорджоневские» мотивы. Сразу же узнал в Джорджоне равного себе и Тициан, талантливейший ученик Беллини. Казалось бы, сведения о венецианском периоде жизни Джорджоне должны быть более подробными, чем те, какими мы располагаем относительно его молодых лет, проведенных в Кастельфранко, но нет: скудость их порою заставляет почти отчаяться. Джордже Вазари, Маркантонио Микиель, Карло Ридольфи — все они писали впоследствии о Джорджоне, но почерпнуть из их писаний мы можем очень мало. Биографы мастера и вообще все те, кто когда-либо упоминал о Джорджоне, единодушно сходились лишь на том, что он был человеком «благородных и добрых нравов», прекрасным музыкантом, чьи пение и игра «почитались в те времена божественными», и живописцем, «влюбленным в прекрасные создания природы». Итак, не обладая достаточной информацией о жизни мастера, мы вынуждены домысливать его образ, пользуясь косвенными источниками и опираясь на творчество Джорджоне.


Иисус, несущий крест


Можно утверждать, что художник был близок к кругу венецианских гуманистов и со многими из них поддерживал если не дружеские, то вполне приятельские отношения. Среди его заказчиков мы находим Джироламо Марчелло (ему принадлежала «Спящая Венера», представленная в разделе «Шедевр» настоящего издания), Таддео Контарини (его дядю, Пьетро Контарини, вся Венеция знала как философа и собирателя античных редкостей), Габриэле Вендрамина, коллекционера произведений искусства. Скорее всего, Джорджоне познакомился с ними уже после своего переезда в Венецию, то есть после 1506 года, но этого нельзя знать наверняка, ибо Кастельфранко был не столь удален от «Царицы Адриатики», чтобы быть совершенно изолированным от нее.

Вероятно, именно они, молодые интеллектуалы, заказчики нашего героя, дали ему прозвище, известное ныне всему миру, — Джорджоне, что значит «Большой Джордже». Что имели они в виду? Необъятный талант живописца? Или, быть может, его физические качества? Скорее всего — и то, и другое. Джорджоне был высок, силен и талантлив сверх всякой меры.


Спящая Венера


Всего четыре года — с 1506 по 1510 - длился зрелый период творчества мастера. В 1506 году он создал «Лауру». Эта картина — одна из немногих точно датированных работ Джорджоне, своеобразная веха на его пути. В разное время «Лауру» приписывали Пальма Веккьо, Джироламо Романино, Превитали, Боккаччино, но потом на ее обороте исследователи отыскали полустертую надпись: «1506, 1 июня это было закончено рукой мастера Джордже из Кастельфранко...» Нельзя сказать определенно, кем была женщина, послужившая Джорджоне моделью. Возможно, это венецианская куртизанка или же поэтесса (одно не исключает другого), а, возможно, сама Муза Поэзии. Последнее предположение отчасти подтверждает присутствие на картине ветвей лаврового дерева, но следует при этом учитывать, что герой нашего выпуска был не слишком склонен к аллегоричности.


Лаура


Следующая веха— 1508 год, когда Джорджоне и Тициан приступили к работе над росписями наружных стен Немецкого подворья (ФондакодеиТедески), расположенного на набережной Канале Гранде в Венеции. Любопытно, что заказчики даже не оговаривали хотя бы примерной темы цикла фресок. Это обстоятельство красноречиво говорит о славе Джорджоне и о том благоговейном уважении, которое испытывали венецианцы к его мастерству. Вазари писал, что художнику было поручено «исполнить фреской цветную роспись этого здания по его усмотрению... Поэтому, взявшись за роспись, Джорджоне не преследовал иной цели, как показать свое искусство, исключительно следуя своей фантазии».

К сожалению, мы не можем сейчас хотя бы приблизительно судить о том, что это были за фрески. Уже в XVI веке они начали разрушаться — не столько, по мнению Вазари, по вине Джорджоне и Тициана, сколько вследствие вредного влияния морского климата на наружные росписи здания. Сейчас от них не осталось практически ничего, но, вероятно, в свое время они были весьма хороши. Художественная комиссия, состоявшая из маститых венецианских живописцев (входил в нее и Джованни Беллини) оценила фрески в 150 дукатов — тогда как сам автор просил лишь 130 дукатов.


Мадонна


В этом же, 1508, году Джорджоне начинает работу над «Спящей Венерой» — одним из самых знаменитых своих произведений. Жизнь его, нечувствительно для него самого, едва пройдя зенит, уже близится к закату. В 1510 году в Венеции разразилась эпидемия чумы. Одной из ее жертв стал и наш герой. Умер Джорджоне, по свидетельствам современников, достойно: он не захотел покинуть заболевшую возлюбленную, предпочтя заразиться от нее и кончить свои дни с нею рядом.
(с) art-estetic.ru

Статья Льва Дьякова
Галерея художника

@темы: Биография, Ренессанс, Живопись

Родился в Милане, там же умер, но в промежутке успел поработать в Ферраре, Вене и Праге.
читать дальше



Далее читать здесь

@темы: Живопись, Искусство, Барокко, История

Прекрасное — божественно; возвышенное — человечно. (Теодор Симон Жуффруа)

(итал. Giulio Caccini или Giulio Romano; 1546 — 1615 гг.) — итальянский композитор и певец.

Каччини принадлежал к кружку музыкантов (Галилеи, Пери, Кавальере) и поэтов (Ринуччини, Барди), способствовавших возникновению оперы в Италии. Этот кружок собирался во Флоренции у Джованни Барди, позже у Джованни Корси. Каччини считается одним из основателей сольного пения, облеченного в художественную форму, благодаря чему многоголосная контрапунктическая музыка лишилась своего безусловно преобладающего значения.

Первый опыт Каччини в речитативном стиле — монодрама «Combattimento d’Appoline col serpente», на текст Барди (1590). За ним последовали драма с музыкой «Дафна», написанная в сотрудничестве с Пери на текст Ринуччини (1594); драма «Эвридика», сначала написанная совместно с Пери (1600), а затем переписанная Каччини на текст Ринуччини, и «Новая музыка» (Le nuove musiche) — собрание одноголосных мадригалов, канцон и монодий (Флоренция, 1602; Венеция, 1607 и 1615). Другое собрание, «Nuove arie», издано в Венеции в 1608.Esteban Murillo - La Dolorosa

Наверное, самым известным произведением, принадлежащим перу этого композитора, считается "Ave Maria", вокальная миниатюра для голоса и органа. Существует множество переложений и обработок этого произведения, в том числе для оркестра и хора.

Дж. Каччини - "Ave Maria". Исп. Суми Йо (сопрано). Скачать (4.59 Mb, mp3).

El bastardo brillante.
Продолжая тему религиозного мракобесия, на сей раз век XVIII. Отрывок из книги Бертрама Джеймса Гласа "История Розги".

Этот случай, один из самых знаменитых в летописях сечения, в то же время дает яркий пример изумительно распущенной нравственности и лукавства, бывших тогда отличительной чертой ордена иезуитов. Подробности этого обстоятельства постоянно печатались на многих европейских языках, но все тонкости поучений и других духовных воздействий, происходивших между отцом Жираром и его ученицей, оказались слишком обширными для их опубликования; поэтому мы позволяем себе предложить нашим читателям только один или два главных факта из этой знаменательной истории.

Биография девицы Кадир в ранних ее летах не представляет ничего особенного и может быть описана в немногих словах. Екатерина Кадир, дочь Жозефа Кадир и Елизаветы Поме, родилась в Тулоне 12 ноября 1702 года. Отец ее умер, когда она была еще ребенком, оставив, кроме нее, трех сыновей. Вдова осталась в благоприятных условиях и воспитала своих детей в страхе Божием. Старший сын женился, второй вступил в орден доминиканцев, а третий сделался священником. О воспитании дочери особенно заботились, и когда она выросла, то вполне вознаградила мать за все эти труды.

читать дальше

@темы: Нравы, Рококо, Религия

El bastardo brillante.
Плавать по морю необходимо -
жить не так уж необходимо.

Матросская пословица


Эпоха Возрождения была временем, когда античные искусства и знания снова пришли в мир людей, когда Донателло и Микеланжело возродили античную скульптуру, Леонардо да Винчи воскресил архимедову механику, а Никколо Макиавелли вновь открыл законы истории. Прочитав манускрипты Аристотеля и Птолемея, философы Нового Времени узнали, что земля - это шар, они научились пользоваться астролябией для измерения широты и стали рисовать карты стран и морей. Одним из первых географов Эпохи Возрождения был Паоло Тосканелли, друг Филиппо Брунеллески и Козимо Медичи; Тосканелли объездил всю Европу, измеряя широту разных мест, а потом установил на вершине флорентинского собора гномон и, замерив его тень, вычислил длину меридиана. Поскольку земля имеет форму шара, говорил флорентинский ученый, то, отплыв из Португалии на запад, можно достичь Китая. Тосканелли попытался определить ширину простиравшегося на западе океана и установил, что она составляет около 6 тысяч миль; это расстояние можно было преодолеть за месяц плавания. Однако нужно было найти капитана, который рискнул бы отплыть в "море мрака", не зная ни ветров, ни течений, не зная, сможет ли он вернуться. Тосканелли много говорил и писал о своем проекте, и им заинтересовался один из европейских монархов - король Португалии Альфонс V.

читать дальше

@темы: Мореплавание, Ренессанс

El bastardo brillante.
Французский композитор и скрипач Жан Жозеф Касанеа де Мондонвиль родился в небольшом городке Нарбонне, что в Депортаменте Од 25 декабря 1711 года. Отец его Жан Кассанеа происходил из благородной, но бедной семьи и служил музыкантом в местной церкви. Он пользовался большим уважением жителей городка и получил прозвище Мондонвиль. И вот под руководством отца музыкально талантливый мальчик стал учиться игре на скрипке.



Учеба давалась удивительно легко и непринужденно, и вскоре игра Жана стала настолько совершенна, что он был приглашен в город Лиль в городской оркестр первым скрипачом. Здесь его талант проявился в полной мере. Началась новая жизнь. За ним прочно укрепляется слава выдающегося виртуоза. Кроме того, здесь он начинает писать музыку. Его первыми произведениями были: “Magnus Dominus”, “Jubilate” и “Dominus regnavit”. Написанные живо и мелодично, сочинения имели большой успех.

Имя композитора становится известным, его произведения издает парижское издательство. В 1738 году Мондонвиль успешно выступает в «Духовных концертах» в Париже и через некоторое время талантливого музыканта принимают в капеллу короля Людовика XV.

Здесь необходимо напомнить, что во французской музыке существовали тогда две партии, между которыми происходило постоянное соперничество: партия короля и партия королевы. Мондонвиль принадлежал к партии короля и находился непосредственно под покровительством мадам Этиоль, получившей титул маркизы Помпадур, и фактически являющейся тогда некоронованной властительницей Франции. Немалую роль в вышеупомянутом соперничестве двух музыкальных направлений, сыграло великолепное произведение Мондонвиля “Titan et l’Aurjre”, написанное в 1753 году и принесшее победу сторонникам маркизы Помпадур.

С 1745 по 1758 годы его назначают главным королевским интендантом. А с 1755 года, в течение семи лет, он становится руководителем парижских «Духовных концертов».

Жизнь при дворе не мешает композитору активно заниматься сочинением музыки. Из-под пера Мондонвиля выходит целый ряд музыкально-сценических и камерно- инструментальных произведений, скрипичной музыки и несколько опер. Его оперы “Daphnis et Alcimadure”, “Les Fetes de Paphos”, “Venus et Adonis”, “Bacchus et Erigone”, “Psyche”, “Thesee” и “Projets de I’Amour” – замечательные образцы музыкального искусства, написанные Мондонвилем в стиле французской лирической трагедии. Они успешно противопоставлялись тогда итальянской опере – буфф.

Среди инструментальных сочинений Мондонвиля выделяются оригинальные «Пьесы для клавесина в виде сонат с аккомпанементом скрипки», написанные в 1734 году. Также особо следует выделить и сборник сонат для скрипки с basso continuo “Les sons harmoniques”, созданный композитором в 1739 году. В этих сочинениях Мондонвиль впервые ввел в скрипичную партию натуральные флажолеты.

Всю свою жизнь Мондонвиль пользовался большим успехом. Речь здесь идет, прежде всего, о его творческих успехах. А по жизни он был человеком довольно грубым вспыльчивым и неверным, почти не имел друзей. Был чрезвычайно несимпатичной личностью, и главной отличительной чертой его характера была фантастическая скупость.

Французский композитор Жан Мондонвиль умер в Бальвилле, в своем доме неподалеку от Парижа, 8 октября 1772 года, прожив 62 года.
(c) Виктор Каширников (specialradio.ru)

Jean-Joseph Cassanea de Mondonville: In Exitu Israel на YouTobe


@темы: Биография, Рококо, Музыка

El bastardo brillante.
Предисловие переводчика:
Об этом замечательном музыканте, к сожалению, очень мало информации в рунете. Все, что мы имеем это - краткие упоминания и сухие словарные статьи в несколько строк. Однако, именно влиянию Пизенделя, его оригинальному стилю исполнения мы обязаны построением произведений величаших композиторов того времени.

Оригинальная статья © David Charlton, 1996-2000 (опубликована на сайте classical.net)
Перевод © Gabriel Vega



Иоганн Георг Пизендель был выдающимся скрипачом своего времени. Антонио Вивальди, Георг Филипп Телеман и Томазо Альбинони посвящали ему свои скрипичные концерты. Несмотря на то, что его композиторское наследие невелико, Пизендель оказал немалое влияние как на величайших композиторов той эпохи, среди них были Бах, Вивальди, Телеман, так и на развитие инструментальной музыки в целом. Это во многом объясняется тем, что Пизендель занимал должность концертмейстера знаменитой Дрезденской Капеллы, что стало причиной создания замечательных виртуозных произведений специально для этого музыкального коллектива.

Иоганн Георг Пизендель родился 26 декабря 1687 года в Кадольцбурге, где его отец служил кантором. В возрасте десяти лет он выступает в придворной капелле в Ансбахе в качестве хориста. В шестнадцать становится скрипачом в придворном оркестре, одновременно с этим обучаясь у Джузеппе Торелли. В марте 1709 года покидает Ансбах, стремясь в Лейпциг, являвшийся в то время крупнейшим культурным центром. Именно там он находит дружбу с двумя величайшими людьми той эпохи; дружбу, которая продлится всю жизнь. Как отмечает Хиллер:

«В течение шести лет Пизендель выступал при дворе Ансбаха в качестве сопраниста, но позднее, когда его голос подвергся определенным возрастным изменениям, он продолжил музыкальную карьеру уже как скрипач. В марте 1709 года музыкант отправился в Лейпциг, для того, чтобы продолжить обучение в академии. Его путь пролегал через Веймар, где он повстречался с Бахом, в то время находившимся на службе там».

В ходе этой встречи Пизендель получает копию концерта соль-мажор (Kross 2V.G1) для двух скрипок Телемана. А после прибытия в Лейпциг встречается с Телеманом сам. Встреча была мимолетной, Телеман тогда направлялся из Эйзинаха в Сорау, однако последующая дружба эти двух талантливых людей продолжалась до последнего дня Пизенделя. Их переписка была весьма обширна и есть все основания полагать, что большинство произведений Телемана, которые композитор всегда предварительно высылал другу, были созданы именно для Пизенделя. Более того, Телеман таким образом активно поддерживает Пизенделя, после того, как тот получает должность концертмейстера.

Пизендель так же известен как исполнитель скрипичных концертов Альбинони. Отъезд Хоффмана поспособствовал востребованности музыканта уже в оперном искусстве. В 1711 году он отбывает в Дармштадт с тем, чтобы принять участие в постановке оперы Кристофа Граупнера «Телемах». В 1712 году Пизендель поступает на службу в Дрезденскую капеллу на должность скрипача, где работает до последнего дня. В его обязанности так же входит сопровождение курфюрста в поездке по Европе. В 1714 году он посещает Францию, в 1715 – Берлин и в 1716-1717 годах – Венецию, где знакомится с Антонио Вивальди. На последнего способности музыканта производят большое впечатление, они довольно быстро становятся друзьями, и все время пребывания в Венеции Пизендель обучается у Вивальди.

Путешествуя по Италии музыкант так же обучается у Монтарини в Риме, затем отправляется в Неаполь, после чего в 1717 году возвращается в Венецию и продолжает обучение у Вивальди. В связи с этим есть несколько исторических анекдотов, записанных Хиллером.

Как-то во время прогулки на площади Сан-Марко, Вивальди заметил пристальный интерес со стороны представителей правопорядка. Он сразу же предложил вернуться домой, опасаясь ареста. Начались расспросы о том, что могло вызвать слежку, не совершал ли Пизендель каких-либо предосудительных действий и не говорил ли чего-либо противозаконного. Иоганн Георг был в недоумении. Позднее оказалось, что причиной было всего лишь внешнее сходство Пизенделя с разыскиваемым преступником.

Курфюрст был близко знаком с Вивальди, который посвятил ему произведение под называнием La Sessiona. Надо отметить, что крон-принц относился к творениям маэстро несколько фамильярно. Однажды он попросил Пизенделя исполнить скрипичный концерт Вивальди, идентифицируемый как сочинение RV 571 в стиле оперного entr'acte. В ходе исполнения во время расширенного соло с переходом в верхний регистр, его аккомпаниатор излишне торопился, чем доставлял Пизенделю немалый дискомфорт. Однако музыкант, проявив большое самообладание, продолжал выдерживать медленный темп, отстукивая ритм ногой.

Во время пребывания в Венеции Пизендель собрал большое количество нотных рукописей, среди которых были новейшие на то время работы Вивальди, многие их них содержали дарственную подпись маэстро. Партитуры трех сонат и шести концертов Вивальди содержат автограф: "fatto per il Sign. Pisendel.". Сочинение RV340 посвящено Пизенделю и подписано: "per li coglioni" – для исполнителей басовой партии блок флейт. Пизендель собственноручно скопировал партитуры двадцати двух концертов, семь скрипичных сонат и полный набор фрагментов для будущих пятнадцати концертов.

Помимо этого он сделал копии концертов Бенедетто Марчелло и Альбинони, который так же посвятил один концерт музыканту. Эти работы были приобретены после смерти Пизенделя электрессой Марией Жозефиной и за исключением скрипичной сонаты RV19, хранящейся в Парижской консерватории, ныне находятся в частной коллекции в Саксонской Государственной Библиотеке.
Считается, то по приезду Пизендель показал Баху сонату ля-минор, в которой использовал популярный в Венеции ряд. Это произведение позднее стало основой для нескольких сонат и соло скрипичных произведений Баха.

После 1718 года Пизендель уже не так часто путешествует по Европе. В это время он берет уроки композиторского мастерства у Иоганна Давида Хайнихена. Композиторское наследие Пизенделя не столь велико, как у других авторов, но, несомненно, отличается высоким качеством и требует определенного мастерства в исполнении. Естественно, что в его работах передан весь опыт, полученный во время путешествия по Италии, и наибольшее предпочтение отдается скрипке – семь скрипичных концертов и сонаты соло для скрипки.

Телеман, один из тех, кто был приглашен в Дрезден в 1719 году на торжество по случаю свадьбы курфюрста и Марии Жозефины, представил вниманию публики посвященный Пизенделю концерт си-бемоль-мажор. В конце партитуры есть любопытное примечание: «Последнее аллегро написано с помарками, надлежит скопировать лучшим образом. Автор», видимо концерт был написан в большой спешке и еще подлежал доработке.

После смерти Вулмейра в 1728 году Пизендель исполняет обязанности концертмейстера, в 1730 году получает эту должность официально. В те дни, ведущий немецкий скрипач, он задает музыкальный стиль для многих композиторов, которые берут во внимание его чувственную манеру исполнения. Кванц комментирует его интерпретацию адажио Хассе, как очень экспрессивную. Такой манерой исполнения Пизендель оказал немалое влияние на сочинения Вивальди, Альбинони, Джузеппе Тартини, Телемана, Иоганна Фридриха Фаша, Граупнера, Штоцеля и самых знаменитых учеников – Иоганна Готлиба Грауна и Франца Бенда. Надо отметить, что Пизендель пользовался так же большим почетом при дворе Фридриха Великого.

Следующий исторический анекдот дает нам представление о том, как музыканты виртуозы сочиняли и исполняли музыку для собственного эстетического удовольствия, так же здесь упоминается инструмент, именуемый viola pomposa, изобретение которого приписывается Баху.

Во время Карнавала 1738 года Бенда по приглашению концертмейстера (Пизенделя), с которым он имел дружескую переписку, прибыл в Дрезден, чтобы услышать оперу Хассе «La Clemenza di Tito». В это же время он познакомился с послом в Российской Империи графом фон Кайзерлинком, который прославился как замечательный знаток и ценитель музыки и был весьма рад Бенда. Во время домашнего приема у графа Бенда услышал знаменитого лютниста Сильвиуса Леопольда Вайсса и восхитился его мастерством. После этого Вайсс пригласил Бенда и Пизенделя на обед, в тайне надеясь услышать исполнение Бенда. После полудня он попросил Бенда исполнить соло, которому при помощи viola pomposa должен был аккомпанировать Пизендель. После первого исполнения, он попросил продолжить этот своеобразный концерт, таким образом званый обед затянулся до полуночи. В папке Бенда были партитуры двадцати четырех произведений, и он исполнил их все, тогда как Вайсс во время концертов не исполнял более восьми – десяти лютневых сонат. (Этот пример, похоже, приводится автором в качестве сравнения физических и технических возможностей обоих музыкантов – прим. Vega)

Пизендель так же был близко дружен с другим знаменитым композитором того времени –Яном Дисмасом Зеленкой. Телеман называл Пизенделя и Зеленку «закадычными друзьями». После смерти Зеленки Пизендель вместе с Телеманом способствовали опубликованию фрагментов его произведения «Responsoria». Пизендель был очень осторожен, в письме от 16 апреля 1749 года, он просит о том, чтобы произведение было опубликовано не полностью, дабы не представлялось возможным установить личность обладателя копий партитур.

В отличие от многочисленных вариаций оригинальные произведения Яна Дисмаса Зеленки были собственностью королевского двора, их издание находилось под строжайшим запретом. В письме от 17 апреля 1756 года Телеман говорит о Responsoria следующее: «полная нотная рукопись находится при дворе в Дрездене и хранится под замком, поскольку представляет собой произведение уникальное».

Johann Georg Pisendel - Sonata c-moll

Vivaldi Concerto in d-moll "Per Pisendel"


@темы: Биография, Барокко, Музыка